viernes, 27 de agosto de 2021

Rock Nacional Parte 3 b (1971, 1972, 1975 & 1980)

David Lebon, Espiritu, Voix Dei & Manal.


David Lebon - Nayla (1980)

Nayla es el segundo álbum solista de David Lebón, lanzado a principios de 1980 por Sazam Records. Un verdadero tesoro oculto que en su momento pasó un tanto (y muy injustamente) desapercibido, 'tapado' por el suceso de Serú Giran.

Originalmente concebido como LP doble, el álbum fue gestado mientras Lebón formaba parte de Serú Girán, aunque finalmente fue editado como LP sencillo, ante la negativa de la compañía discográfica.

Las canciones de este disco formaban parte del repertorio de Seleste, grupo de rock de Lebón antes de formar Serú Girán, que fusionaba estilos como el jazz rock y el rock progresivo, el proyecto duraría sólo un año, hasta que en 1978 Lebón aceptó la propuesta de Charly García para formar Serú Girán, e irse a Búzios (Brasil).

La salida del LP se retrasó casi un año a causa del accidente sufrido por la hija de David, Nayla, a quien se le debe el nombre del disco.

Contó con la participación de Pedro Aznar, sumado a Oscar Moro, Diego Rapoport y Rinaldo Raffanelli. Fue presentado al público el 22 de marzo de 1980 en el Teatro Premier de Buenos Aires, donde estuvo nuevamente junto a Pedro y los músicos mencionados anteriormente.


David Lebón: Guitarra, batería, teclados, piano acústico, voz.

Pedro Aznar: Bajo fretless, teclados.

Rinaldo Rafanelli: Bajo

Diego Rapoport: Piano Yamaha

Oscar Moro: Batería


Espiritu - Crisalida (1975)

"Nunca antes un grupo que debutaba en el disco había provocado tantas expectativas y, tampoco, ninguno en su ópera prima se había arriesgado tanto. Típico producto de una naciente tercera generación de rock argentina, Espíritu no sólo la representa por una cuestión de edad, sino que también es el fiel reflejo de nuevas corrientes musicales e instrumentales, iniciadas en todo el mundo a poco de Inciada la década de los setenta. El proyecto de la obra "Crisálida" no sólo era ambicioso por el hecho de serlo, sino que, además, representaba un encuadramiento multifónico. Las vallas fueron superadas —es visible— merced a un esmero a veces maníaco, pero siempre efectivo. Aunque, justo es resaltarlo, gran parte de esa efectividad está sustanciada en la mesa de control de las grabaciones; es decir, en el trabajo de Billy Bond (a esta altura el mejor logrador de sonidos en Argentina). Espíritu tiene. a partir de este álbum, las puertas abiertas de una difícil percepción de la música. Lo que ellos intentan no es fácil. Con "Crisálida" han hecho un esfuerzo memorable que modificará las pautas de trabajo de muchos otros grupos; aún entre aquellos que, aparentemente se encuentran en estadios superiores. No es una cuestión de mejor a peor música, no se trata de eso, el asunto es un nuevo concepto y encaramiento de la música a niveles de mayor elaboración y de liberación a través de la polifonía, del meticuloso enfrentamiento con las estructuras melódicas. TAPA: buen trabajo de Juan Gatti; excelentes imágenes gráficas en la contratapa: información nula.
SINTESIS: En un año donde las ediciones son escasas y los aportes válidos pocos, Espíritu se convierte en una catapulta de optimismo para el rock de Argentina."
                                                                                                    
Revista Pelo: Critica del disco (1975)

Fernando Berge: Voz

Osvaldo Favrot: Guitarras, coros

Gustavo Fedel: Teclados

Claudio Martinez: Bajo

Carlos Goler: Bateria, percusion, coros


Manal - El Leon (1971)

El León es el segundo álbum de estudio del trío Manal (Alejandro Medina, Claudio Gabis y Javier Martínez), considerado junto a Los Gatos y Almendra grupo fundacional del movimiento de rock argentino1 y el primero en abordar el género blues cantando letras en castellano. El álbum salió a la venta en 1971, y poco después la banda se disolvió.
En comparación con Manal, primer álbum del grupo, El León posee una sonoridad más rockera y está interpretado con más energía que su predecesor. Tanto los arreglos instrumentales como los vocales de Javier Martínez se inscriben en un estilo de rock más pesado. La guitarra explota casi invariablemente el timbre distorsionado, y la sección rítmica suena siempre en primer plano (por ejemplo en "Paula quiero ver donde estas", una canción con un estilo parecido a "I Want You" de The Troggs o incluso a "Dazed and Confused" de Led Zeppelin). El álbum comienza con mayor velocidad, gracias a "No hay tiempo de más".
Aunque para muchos Manal es un trabajo más refinado que El León, los fans del rock duro lo consideran como un álbum de igual calidad que el anterior.

Javier Martinez: Bateria, percusion, voz

Claudio Gabis: Guitarras electricas

Alejandro Medina: Bajo electrico, guitarra, voz


Vox Dei - Cuero Caliente (1972)

"En el 72 regrabamos el LP "Caliente" con el título de "Cuero caliente" porque al quebrar Mandioca y ser embargada se paró la venta de ese LP. Liberamos el material con el permiso del editor, Jorge Álvarez. Los títulos diferentes es porque cuando grabamos en Mandioca no éramos socios de Sadaic y poníamos el título que nos daba la gana. Cuando nos asociamos, al presentar los títulos algunos fueron aceptados, entonces pusimos opciones. Así por ejemplo. "Presente" quedó como "El momento en que estás (presente)". Como "Canción para una mujer" ya estaba registrada, le pusimos "Canción para una mujer (que no está)". Así la gente se daba cuenta. "Reflejos" se llamó "Reflejos tuyos y míos". "Total qué" se llamó "A nadie le interesa si quedás atrás (total qué)". "Cuero" se convirtió en "Tan solo estás recordándome". Sustancialmente era la misma milonga. . . Varió el sonido y la onda de los temas. El primer LP había sido grabado entre 5 personas, teníamos un tumbador negro y a Godoy. La segunda vez lo hicimos en trío. Cambió la forma de tocar". 

Rubén Basoalto (Revista Pelo-1978)


Willy Quiroga: Bajo, voz y coros

Ricardo Soulé: Guitarras, organo, voz y coros

Rubén Basoalto: Batería, voz y coros







ENLACES
https://www.mediafire.com/file/n2q6t883qzfh3dv/3b.rar/file


Rock Nacional Parte 3 a (1974, 1975, 1976 & 1977)

Aquelarre, Crucis, Invisible & La Maquina de Hacer Pajaros

Aquelarre - Brumas (1974)

 "Cuando uno termina de escuchar este disco abre inmediatamente una incógnita: ¿Cuál será el próximo paso de Aquelarre? Conocer el punto al que ha llegado el grupo en este tercer álbum es un acicate motivante para barajar posibilidades futuras. La música que comenzaron a hacer posiblemente se canalice en algo realmente diferente a lo que ha venido ocurriendo dentro del rock (para hablar genéricamente) argentino. Hay dos detalles claves: la inclusión de orquesta en "Brumas en la bruma" y el resabio latino-americano de "Silencio marginal" están hablando de un rompimiento de barreras para tratar la música en todas sus dimensiones. Algunos quizás opinen que a este album le falte parte de la fuerza (quizás rock, piensan) de las dos entregas anteriores. Y puede ser. Es posible porque Aquelarre parece buscarse (o tal vez, recrearse) en todos los territorios y no en un solo. Como los anteriores discos, Brumas es un album pensado, ensayado y evaluado técnicamente. Los teclados de Neira están constantemente en la búsqueda armónica y el bajo de Del Guercio parece tener otro sonido. Las voces alcanzan su punto más alto en los coros y cuando Del Guercio tiene un tema adecuado y al alcance de su registro. Una de las novedades es un tema cantado por Rodolfo García, el baterista. Hector Starc, en cambio, ha pasado más desapercibido en este álbum, cosa que vista desde otro ángulo, es positiva para un conjunto que intenta hacer música grupal en serio.

Tapa: Uno de los mejores materiales que se han dado en este sentido ha sido el editado por Aquelarre. En esta oportunidad lo sigue haciendo con la ejecución de Del Guercio, artesano vocacional de la estética.

Síntesis: Aquelarre es una faceta progresiva, alentadora de la música moderna en la Argentina. Pero quizás lo más interesante es que lo logran, como en "Brumas", sin grandes escenificaciones teatrales, ni puestas en escena curiosas. Aquelarre es lo que es porque quiere serlo. Y este álbum abre la puerta para que uno pueda escucharlo todo, sentirlo todo si quiere realmente hacerlo." 

Revista Pelo - Reseña del album (1974)


Emilio del Guercio: Bajo, guitarra, voz

Hector Starc: Guitarras, voz

Hugo Gonzalez Neira: Teclados, voz

Rodolfo Garcia: Bateria, percusion, voz 


Crucis - Crucis (1976)

"El primer Crucis existió hasta 1975 y contaba con el bajista José Luis Fernández (luego de La Máquina de Hacer Pájaros). El cuarteto definitivo se consolidó en julio del '75 con el ingreso del baterista uruguayo Gonzalo Farrugia (ex Psiglo), Pino Marrone (guitarra), Aníbal Kerpel (teclado) y Gustavo Montesano (bajo y canto), eran los tres restantes. Ensayaban diariamente de 15 a 20, hasta el día histórico ya mencionado. Incluso el diario Crónica (que en general solo se ocupaba del Rock cuando había algún desorden callejero) los había tomado en cuenta con un artículo titulado: "Fulminante consagración"

El cuarteto no sólo representaba un ejemplo de trabajo armónico, sino que se ubicaba en la cumbre de la música electrica urbana.

Marrone fue la revelación del año como guitarrista, y en los teclados Kerpel dejaba atónitos a los oyentes. Lo apodaban "el mariscal" y precisamente su tema "Los Delirios del Mariscal" es una de las obras mayores del grupo. Establecían coordenadas armónicas de una sutileza y una intensidad que pocos habían alcanzado en los primeros 10 años de Rock nacional. Se ponían en acción en vivo y parecía como si se conectara una usina gigante.

El único punto flojo de la experiencia era la voz de Montesano. Como cantante era bastante deficitario. Alvarez situaba la voz atrás con cámara y efectos, pero eso no remediaba la carencia. Aunque dado que la mayoría de las composiciones eran instrumentales, el problema quedaba en segundo plano. La música de Crucis se inscribía en la órbita contemporánea donde se aunaban componentes del rock y del jazz, en sus tendencias libres. En su etapa final, considerando que al inicio, la mayoría de los temas era aportada por el bajista, con quien surgieron varios desencuentros -tal vez por sus propias limitaciones como cantante y su obstinación por hacerlo- los materiales de Kerpel y Marrone abusaban del free y por momentos parecían fuegos sonoros de artificio. De todos modos, se manejaron con lucidez y establecieron un punto referencial de exigencia en momentos donde nuestra joven música urbana crecía en calidad y cantidad."

Revista: Cantarock 


Aníbal Kerpel: Teclados

Gonzalo Farrugia: Batería

Gustavo Montesano: Bajo y voz

Pino Marrone: Guitarra


Invisible - Durazno Sangrando (1975)

"Básicamente el "Durazno" representa dos visiones de la vida espiritual, una oriental y la otra occidental. Nosotros somos occidentales, y occidentalistas; por lo tanto, el misterio filosófico oriental es difícil de interpretar desde una óptica saturada de sofisticación como la nuestra; para poder investigar en ese arte y filosofía debemos desprendernos de todas esas cosas. El "Durazno" es una concepción un tanto cristiana de la sangre, de lo que es Cristo, y por otra parte representa la visión oriental de la Flor de Oro, una flor de origen celeste que representa la divinidad para los chinos. Nosotros pretendimos aglutinar estos conceptos con un tercero que involucra directamente a los anteriores, que es el amor. Creemos que por encima de cualquier presunción o preconcepto, el gran problema que aqueja al hombre es el amor, y la entrega del amor. En el último tema —"Dios de adolescencia"— se resume toda la propuesta del disco. Dice así: "Ya que Dios es un mundo/en el que amar es la eternidad que uno busca".

Nosotros en un momento pensamos poner las referencias de las fuentes consultadas, pero llegamos a la conclusión de que no sería lo indicado. Por otra parte, las referencias son también teóricas, y su interpretación puede presentar obstáculos. Entonces preferimos que la gente se indujera por propio impulso a buscar las fuentes, o no... Además es bueno aclarar que el hecho de que nosotros nos hayamos dirigido a determinadas filosofías orientales para concebir una serie de canciones no significa que seamos monjes tibetanos o budistas; y si decidimos no poner ningún comentario, fue para que no existiera un prejuicio en el oyente. Creo que los problemas de espíritu sólo los puede solucionar uno, y quizás resultaba algo superficial citar los textos que sirvieron para hacer las canciones. No creo que uno se ilumine leyendo un libro, pero si, en cambio, se le da música y algunos conceptos artísticos lúcidos, la persona se motiva a seguir adelante. No quiero decir que los libros no sirvan, pero yo prefiero el camino emocional, al camino intelectual."

Luis Alberto Spinetta - Sobre Durazno Sangrando (Revista Pelo-1976)


Luis Alberto Spinetta: Guitarras y voz.

Carlos Alberto 'Machi' Rufino: Bajo y voz.

Héctor 'Pomo' Lorenzo: Batería


La Maquina de Hacer Pajaros - Idem (1977)

"El disco más caro de música popular que se haya editado hasta el momento en la Argentina, no será recordado precisamente por ese hecho comercial: La Máquina de Hacer Pájaros aspira a consolidarse, a través de la música de este primer long play, como uno de los grupos de la tercera generación del rock que está produciendo aperturas diferentes. El nudo Gordiano del grupo es sin duda Charly García: más que él mismo, quizás sus propios fantasmas. De pronto, García fue una star dentro del rock argentino. Los diarios y las revistas hablan mucho de él, su música y su personalidad. Pero aún no se han olvidado de Sui Generis (cambiar de clichés mentales lleva mucho tiem-po).
García, en cambio, parece haber querido erradicar esa idea brutalmente, con la síntesis de una mú-ica casi opuesta (a excepción de "Bubulina") a la temática del viejo dúo. Cutaia, Fernández y Bazterrica han colaborado mucho en ese despojamiento. Tanto que logran convertirse en vértices del grupo tanto como el propio Charly Garcia, que hasta parece deslucido cuando intenta cantar (no puede ser primera voz). Moro, inmutable, mantiene el mismo nivel poderoso de siempre, cumpliendo con su función sostenedora, aunque quizás siempre demasiado humilde.
La Máquina de Hacer Pájaros tiene mucha "máquina". 
Tapa: Realmente original y una de las mejor ideadas de los últimos tiempos.
Síntesis: Un auspicioso debut discográfico de "La Máquina de Hacer Pájaros" pero que, a la vez. deja el interrogante de logros futuros más contundentes".

 Revista Pelo - Critica del disco (1976)

Charly Garcia: Piano, sintetizador, piano electrico, clavinet, guitarra acustica, voz

Jose Luis Fernandez: Bajo, guitarra acustica, contrabajo, coros

Gustavo Bazterrica: Guitarra electrica y acustica

Carlos Cutaia: organo, Sintetizadores, piano, clavinet

Oscar Moro: Bateria, percusion







ENLACES
https://www.mediafire.com/file/a7623877kceievb/3a.rar/file

Gentle Giant – Acquiring The Taste (Vinyl Rip 24-96)

1971 - Acquiring The Taste 1971 (2nd UK, Vertigo 6360 041)

Acquiring the taste fue el segundo disco de la banda británica de rock progresivo Gentle Giant, publicado el 16 de julio de 1971. Considerado como uno de los mejores álbumes de la banda por sus fanes, este álbum representa una gran mejora en cuanto a arreglos y producción con respecto al álbum de debut de la banda, Gentle Giant.


Cara A

"Pantagruel's Nativity" – 6:50

"Edge of Twilight" – 3:47

"The House, The Street, The Room" – 6:01

"Acquiring the Taste" – 1:36

Cara B

"Wreck" – 4:36

"The Moon Is Down" – 4:45

"Black Cat" – 3:51

"Plain Truth" – 7:36


Gary Green - guitarra eléctrica, guitarra de 12 cuerdas, voz.

Kerry Minnear - piano eléctrico, órgano, melotrón, vibráfono, sintetizador Moog, piano, celesta, clavicordio, clavecín, timbal, xilófono, maracas, voz.

Derek Shulman - saxo alto, clavicordio, cencerro, voz.

Phil Shulman - saxos alto y tenor, clarinete, trompeta, piano, claves, maracas, voz.

Ray Shulman - bajo, violín, viola, violín eléctrico, guitarra clásica, pandereta, guitarra de 12 cuerdas, voz.

Martin Smith - batería, aro de sonajas, gongs, caja orquestal.


Paul Cosh - trompeta y órgano

Tony Visconti - flauta, triángulo, bombo.

Chris Thomas - sintetizador Moog.






ENLACES

https://www.mediafire.com/file/61br5z8xvzr6b8w/Gentle_Giant_%25E2%2580%2593_Acquiring_The_Taste_1971_%25282nd_UK%252C_Vertigo_6360_041%2529.rar/file

Yes - Time And A Word [LP 24-96]

1970 - Time And A Word (UK)[LP 24-96]

Time and a Word es el segundo álbum de la banda de rock progresivo Yes, lanzado a mediados de 1970 en el Reino Unido y en noviembre del mismo año en Estados Unidos. Este fue el último disco de Yes realizado por la alineación original, ya que Peter Banks fue despedido después de terminar las sesiones de grabación.

La ambiciosa decisión de utilizar arreglos orquestales en la mayoría de las canciones del álbum disminuyó el rol de Banks como guitarrista. Las tensiones dentro del grupo aumentaron, hasta que inmediatamente después de terminar la grabación del álbum a principios de 1970, se le pidió a Banks que abandonara el grupo. Steve Howe se uniría a la banda en el mes de marzo.

El uso de arreglos de cuerdas en Time and a Word pareció excesivo a algunos críticos. Aunque en su momento el álbum tuvo un recibimiento un tanto tibio (alcanzando el sitio 45, debut de Yes en las listas de popularidad del Reino Unido), se le tiende a recordar de forma más favorable en la actualidad.

Con la llegada de Steve Howe, la banda comenzaría a componer en el verano de 1970 la música para The Yes Album, que en la primavera del año siguiente representaría el primer verdadero éxito del grupo. Por esto Time and a Word representa el fin de la etapa formativa de Yes.

Se suele argumentar que la salida de Peter Banks poco después de la grabación de Time and a word fue motivada por su negativa a introducir orquestación en las canciones del grupo. Según afirma Chris Squire fue la razón principal​ pero existían otras.

Banks prefería estilos de corte "mod" y era admirador de Pete Townshend de The Who, lo que no encajaba realmente en la idea musical de Jon Anderson y Chris Squire, que eran los que marcaban el rumbo de la banda.

El mismo Peter Banks afirmó: "ya no disfrutaba tocando en el grupo en los dos últimos meses. Sentía que me estaba estancando. Cada noche en el escenario era más de lo mismo de la anterior. El grupo sabía que hacía falta un cambio. Había alcanzado mi límite en el grupo. Es cierto que tenía libertad dentro de él pero me faltaba inspiración".

El último día de Banks en la banda fue el 18 de abril de 1970. Tras el concierto ofrecido en el Luton Technical College, Anderson y Squire se le acercaron en el camerino y le dijeron "creemos que sería mejor para ti y para el grupo si te fueras".

Esto fue un golpe duro para Banks que no se lo esperaba. Aunque ya no estaba cómodo en el grupo, consideraba que formaba parte de él como cualquiera de los otros miembros. Tuvo que aceptar su salida con cierto resentimiento y dolor. De hecho tuvo que seguir compartiendo casa con el grupo durante un tiempo y dejó de hablar a algún miembro como Bruford.

Bill Bruford por su parte, vio la salida de Banks como una gran oportunidad de futuro. Declaró "no es el fin del grupo. Es el principio! Me siento 10 años más joven".

Jon Anderson confesó que "sentíamos que nos estábamos separando musicalmente de Peter. No tocaba nuestro estilo y creíamos que estábamos perdiendo contacto con nuestra música. Queríamos que Peter siguiera su propio camino".

Musicalmente Banks fue posiblemente el que menos aportaba al grupo. Simplemente se limitaba a la guitarra rítmica y algún breve solo sin mucha complicación. Había sin duda un gran contraste con los demás miembros de la banda. Tony Kaye poseía una depurada técnica a los teclados gracias a su formación clásica de piano desde la infancia. La sección rítmica con Bruford y Squire era pura potencia y perfección. Cada uno de los cuales ya destacaba por sí mismos, algo que Banks jamás llegó a demostrar en Yes.

Todo lo anterior junto con el rumbo más sinfónico y de ejecuciones musicales de mucha más complejidad que tomaba el grupo, hizo que Banks perdiera totalmente su sitio dentro de la banda, se desmotivara y se convirtiera en firme candidato a la expulsión.


No Opportunity Necessary, No Experience Needed (Richie Havens), con el tema principal de la música de la película de 1958 Horizontes de grandeza - 4:48 (la versión de la música de la película, desde los 2 min y 26 s hasta los 2 min y 50 s)

Then (Jon Anderson) - 5:46

Everydays (Stephen Stills) - 6:08

Sweet Dreams (Jon Anderson/David Foster) - 3:50

The Prophet (Jon Anderson/Chris Squire) - 6:34

Clear Days (Jon Anderson) - 2:06

Astral Traveller (Jon Anderson) - 5:53

Time and a Word (Jon Anderson/David Foster) - 4:32


Jon Anderson: vocales, percusiones

Chris Squire: bajo, vocales

Peter Banks: guitarra acústica y eléctrica, vocales

Tony Kaye: piano, órgano

Bill Bruford: batería, percusiones



ENLACES

https://www.mediafire.com/file/50z40cyfn4og79h/Yes_-_Time_And_A_Word_%25281970%2529%2528UK%2529%255BLP%255D%255B24-96%255D.rar/file

King Crimson - In The Court Of The Crimson King (Vinyl Rip 24-96)

1969 - In The Court Of The Crimson King (Vinyl Rip 24-96)

In the Court of the Crimson King (subtitulado An Observation por King Crimson) es el álbum de estudio debut de la banda de rock inglesa King Crimson, lanzado el 10 de octubre de 1969 por Island Records. El álbum es uno de los primeros y más influyentes del género de rock progresivo, donde la banda combinó las influencias musicales sobre las que se fundó la música rock con elementos de jazz, música clásica y sinfónica.

El álbum alcanzó el número cinco en la lista de álbumes del Reino Unido y el número 28 en el Billboard 200 de los Estados Unidos, donde fue certificado como Oro por la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos. Fue reeditado varias veces en las décadas de 1980 y 1990 utilizando copias inferiores de las cintas maestras. Después de que los masters originales fueron descubiertos en los archivos de Virgin en 2002, el álbum fue remasterizado nuevamente por Simon Heyworth y reeditado en 2004. Una edición del 40 aniversario del álbum fue lanzada en 2009 con nuevas mezclas estéreo y de sonido envolvente 5.1 de Steven Wilson. En 2019 hubo una caja de 3CD / 1DVD, que contenía remasterizaciones, instrumentales y expansiones del álbum original, así como un DVD de grabaciones en vivo para el 50 aniversario del álbum.

King Crimson hizo su debut en vivo el 9 de abril de 1969 en The Speakeasy Club en Londres. Abrieron para los Rolling Stones en Hyde Park, Londres, en julio de 1969, ante un estimado de 250.000 a 500.000 personas, lo que les atrajo una atención positiva.


Las sesiones iniciales del álbum se llevaron a cabo a principios de 1969 con el productor Tony Clarke, más famoso por su trabajo con Moody Blues. Después de que estas sesiones no funcionaron, el grupo recibió permiso para producir el álbum por sí mismos. El álbum fue grabado en una grabadora de 1 "y 8 canales en Wessex Sound Studios en Londres, diseñado por Robin Thompson y asistido por Tony Page. Para lograr los característicos sonidos orquestales exuberantes en el álbum, Ian McDonald pasó muchos horas sobregrabando capas de Mellotron y varios instrumentos de viento de madera y de lengüeta. En algunos casos, la banda pasó por 5 generaciones de cintas para obtener pistas segmentadas y con capas profundas.


Sin embargo, algún tiempo después de que se completó el álbum, se descubrió que la grabadora maestra estéreo utilizada durante la etapa de mezcla del álbum tenía cabezales de grabación alineados incorrectamente. Esta desalineación resultó en una pérdida de altas frecuencias e introdujo una distorsión no deseada. Esto es evidente en ciertas partes del álbum, particularmente en "21st Century Schizoid Man". En consecuencia, mientras se preparaba el primer lanzamiento estadounidense para Atlantic Records, se hizo una copia especial del master estéreo de 2 pistas original en un intento de corregir algunas de estas anomalías. (El proceso de copia de cinta analógica generalmente da como resultado una pérdida de generación). De 1969 a 2002, esta copia "corregida" de segunda generación fue la fuente utilizada en el doblaje de los diversos submaster utilizados para los lanzamientos de vinilos, casetes y CD a lo largo de los años. . Sin embargo, los maestros estéreo originales de "primera generación" se habían archivado poco después de las sesiones de mezcla originales de 1969. Estas cintas se consideraron perdidas hasta 2002.

Barry Godber (1946-1970), un programador de computadoras, pintó el diseño de la portada del álbum. Godber murió en febrero de 1970 de un ataque al corazón, poco después del lanzamiento del álbum. Fue la única portada de su álbum; la pintura original ahora es propiedad de Robert Fripp. Fripp había dicho sobre la obra de arte de Godber:

Peter [Sinfield] trajo esta pintura y a la banda le encantó. Recientemente recuperé el original de [sello administrativo E.G. Las oficinas de registros] porque la mantenían expuesta a la luz brillante, con el riesgo de estropearla, así que terminé quitándola. La cara en el exterior es el Hombre esquizoide, y en el interior es el Crimson King. Si cubres el rostro sonriente, los ojos revelan una tristeza increíble. ¿Qué se puede agregar? Refleja la música.


Side one

1. "21st Century Schizoid Man" Robert Fripp, Ian McDonald, Greg Lake, Michael Giles, Peter Sinfield 7:24

2. "I Talk to the Wind" McDonald, Sinfield 6:04

3. "Epitaph" Fripp, McDonald, Lake, Giles, Sinfield 8:49

Side two

4. "Moonchild" Fripp, McDonald, Lake, Giles, Sinfield 12:13

5. "The Court of the Crimson King" McDonald, Sinfield 9:26


Robert Fripp – electric and acoustic guitars, production

Michael Giles – drums, percussion, backing vocals, production

Greg Lake – lead vocals, bass guitar, production

Ian McDonald – saxophone, flute, clarinet, bass clarinet, Mellotron, harpsichord, piano, organ, vibraphone, backing vocals, production

Peter Sinfield – lyrics, illumination, production







ENLACES

https://www.mediafire.com/file/40v4u2pnbw3kmod/KCITCOCK.rar/file

The Beatles – The Beatles (White album) (Vinyl Rip 24-96)

1968 - The Beatles (White album)(2xLP Reissue Vinyl Box Set)

The Beatles, también conocido como White Album, es el noveno álbum de estudio y el único álbum doble de la banda de rock inglesa The Beatles, lanzado el 22 de noviembre de 1968. Su portada blanca lisa no contiene gráficos o texto más que el nombre de la banda en relieve, que fue pretende ser un contraste directo con la vívida portada del LP anterior de la banda Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los Beatles son reconocidos por su estilo fragmentario y su diversa gama de géneros, que incluyen folk, blues británico, ska, music hall y las vanguardias. Desde entonces, ha sido visto por algunos críticos como una obra posmoderna, así como entre los mejores álbumes de todos los tiempos.

La mayoría de las canciones del álbum fueron escritas durante marzo y abril de 1968 en un curso de Meditación Trascendental en Rishikesh, India. Allí, el único instrumento occidental disponible para la banda era la guitarra acústica; varias de estas canciones permanecieron acústicas en The Beatles y fueron grabadas en solitario, o solo por parte del grupo. La estética de producción aseguró que el sonido del álbum fuera reducido y menos dependiente de la innovación del estudio que la mayoría de sus lanzamientos desde Revolver (1966). Los Beatles también rompieron con la tradición de la banda a la hora de incorporar varios estilos musicales en una canción manteniendo cada pieza musical consistentemente fiel a un género selecto.

A fines de mayo de 1968, los Beatles regresaron a los estudios EMI en Londres para comenzar las sesiones de grabación que duraron hasta mediados de octubre. Durante estas sesiones, estallaron discusiones entre el cuarteto sobre diferencias creativas y el nuevo socio de John Lennon, Yoko Ono, cuya presencia constante subvirtió la política de los Beatles de excluir a esposas y novias del estudio. Después de una serie de varios problemas, incluido el que el productor George Martin se tomó unas vacaciones sin previo aviso y el ingeniero Geoff Emerick renunció repentinamente durante una sesión, Ringo Starr dejó la banda durante dos semanas en agosto. Las mismas tensiones continuaron durante el año siguiente y llevaron a la ruptura de la banda.

Los Beatles recibieron críticas favorables de la mayoría de los críticos musicales; los detractores encontraron sus canciones satíricas sin importancia y apolíticas en medio del turbulento clima político y social de 1968. Encabezó las listas de éxitos en Gran Bretaña y Estados Unidos. No se emitieron sencillos en ninguno de los territorios, pero "Hey Jude" y "Revolution" se originaron en las mismas sesiones de grabación y se publicaron en un sencillo en agosto de 1968. El álbum ha sido certificado 24 × platino por la RIAA.

Side one

1. "Back in the U.S.S.R." McCartney 2:43

2. "Dear Prudence" Lennon 3:56

3. "Glass Onion" Lennon 2:18

4. "Ob-La-Di, Ob-La-Da" McCartney 3:08

5. "Wild Honey Pie" McCartney 0:52

6. "The Continuing Story of Bungalow Bill" Lennon, with Yoko Ono 3:14

7. "While My Guitar Gently Weeps" (George Harrison) Harrison 4:45

8. "Happiness Is a Warm Gun" Lennon 2:47

Side two

1. "Martha My Dear" McCartney 2:28

2. "I'm So Tired" Lennon 2:03

3. "Blackbird" McCartney 2:18

4. "Piggies" (Harrison) Harrison 2:04

5. "Rocky Raccoon" McCartney 3:33

6. "Don't Pass Me By" (Richard Starkey) Starr 3:51

7. "Why Don't We Do It in the Road?" McCartney 1:41

8. "I Will" McCartney 1:46

9. "Julia" Lennon 2:57

Side three

1. "Birthday" McCartney with Lennon 2:42

2. "Yer Blues" Lennon 4:01

3. "Mother Nature's Son" McCartney 2:48

4. "Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey" Lennon 2:24

5. "Sexy Sadie" Lennon 3:15

6. "Helter Skelter" McCartney 4:30

7. "Long, Long, Long" (Harrison) Harrison 3:08

Side four

1. "Revolution 1" Lennon 4:15

2. "Honey Pie" McCartney 2:41

3. "Savoy Truffle" (Harrison) Harrison 2:54

4. "Cry Baby Cry" Lennon, with McCartney 3:02

5. "Revolution 9" Speaking from Lennon, Harrison, Ono and George Martin 8:15

6. "Good Night" Starr 3:14







ENLACES

https://www.mediafire.com/file/0tj0ahxb13kpb1u/The_Beatles_%25E2%2580%2593_The_Beatles_%2528White_album%2529_%25281968%2529_%25282xLP%252C_Numbered%252C_Reissue%252C_Vinyl_Box_Set%252C_180_Gram%2529.rar/file


Pink Floyd - The Piper At The Gates Of Dawn (Vinyl Rip 24-96)

19767 - The Piper At The Gates Of Dawn [Mastered from the Original Master Tapes]

The Piper at the Gates of Dawn es el álbum debut de la banda de rock inglesa Pink Floyd, el único álbum realizado bajo el liderazgo del miembro fundador Syd Barrett. Fue lanzado el 5 de agosto de 1967 por EMI Columbia. El álbum de estudio toma prestado su nombre del título del capítulo siete de la novela de Kenneth Grahame de 1908 El viento en los sauces, que se refiere al dios de la naturaleza Pan, que toca sus flautas de pan al amanecer. El álbum se grabó en los estudios EMI en Abbey Road de Londres de febrero a mayo de 1967. La banda estaba formada por Barrett (voz principal, guitarra principal), Nick Mason (batería), Roger Waters (bajo, voz) y Richard Wright (teclados, voz). Barrett era el compositor principal de la banda, aunque dos pistas del álbum se le atribuyen colectivamente a la banda y una pista fue escrita por Waters. El álbum fue producido por Norman Smith, quien luego produciría dos álbumes más para Pink Floyd.

En los Estados Unidos, el álbum fue lanzado como Pink Floyd en octubre en Tower Records, con una lista de canciones modificada que omitió tres canciones e incluyó el sencillo del Reino Unido no incluido en el álbum "See Emily Play". En el Reino Unido, no se lanzaron singles del álbum, pero en los Estados Unidos, "Flaming" se ofreció como single. Dos de sus canciones, "Astronomy Dominé" e "Interstellar Overdrive", se convirtieron en los pilares a largo plazo de la lista de canciones en vivo de la banda, mientras que otras canciones se tocaron en vivo solo un puñado de veces. El álbum ha sido aclamado como un álbum de rock psicodélico fundamental.

En 1973, el álbum fue empaquetado con el segundo álbum de la banda A Saucerful of Secrets (1968) y lanzado como A Nice Pair, para presentar los primeros trabajos de la banda a los nuevos fanáticos obtenidos con el éxito de The Dark Side of the Moon (1973). Se emitieron ediciones limitadas especiales de The Piper at the Gates of Dawn para conmemorar sus aniversarios trigésimo, cuadragésimo y quincuagésimo, y los dos primeros lanzamientos contenían pistas extra. En 2012, The Piper at the Gates of Dawn se colocó en el número 347 en la lista de la revista Rolling Stone de los "500 mejores álbumes de todos los tiempos", y en el número 253 en la edición de 2020.


Side one

1. "Astronomy Dominé" Barrett and Richard Wright 4:12

2. "Lucifer Sam" Barrett 3:07

3. "Matilda Mother" Wright and Barrett 3:08

4. "Flaming" Barrett 2:46

5. "Pow R. Toc H."

BarrettRoger WatersWrightNick Mason

instrumental, wordless vocals by Barrett, Waters and Wright 4:26

6. "Take Up Thy Stethoscope and Walk" Waters Waters 3:05


Side two

1. "Interstellar Overdrive"

BarrettWatersWrightMason

instrumental 9:41

2. "The Gnome" Barrett 2:13

3. "Chapter 24" Barrett 3:42

4. "The Scarecrow" Barrett 2:11

5. "Bike" Barrett 3:21


Syd Barrett – electric guitar (1–7, 9–11), acoustic guitar (4, 5, 8, 10), percussion (4), vocals

Roger Waters – bass guitar (all tracks); slide whistle (4), percussion (4), gong (9) (uncredited), vocals

Richard Wright – Farfisa Combo Compact organ (1–7, 9–10), piano (2, 5, 11), tack piano (4, 11), Hammond organ (3, 4), harmonium (9, 11), celesta (8, 11), cello (9, 10), Lowrey organ (4), vibraphone (8), Hohner Pianet (9), violin (11), percussion (4) (uncredited), vocals

Nick Mason – drums (1–7, 11), percussion (2, 4, 5, 8–11)




ENLACES

https://www.mediafire.com/file/13dyakw77p8r0x1/Pink_Floyd_-_The_Piper_At_The_Gates_Of_Dawn_1967%255BMastered_from_the_Original_Master_Tapes%255D.rar/file